lunes, 14 de noviembre de 2016

Adiós al Teatro de la Zarzuela – Iphigenia en Tracia

Reportaje completo en ETER.COM

Ayer fui vejado e insultado, como fotógrafo y como persona, por un miembro de la dirección del Teatro de la Zarzuela y algunos de sus acólitos. Por ello he tomado la decisión de no volver a hacer y publicar fotos de los estrenos de esta institución. Estas son las últimas fotos.

Zarzuela

Mi relación con el teatro de la Zarzuela comienza el 13 de mayo de 2014 con un reportaje sobre la obra “De lo humano...y divino”

En realidad comenzaba unas semanas antes cuando al asistir a un pase gráfico del BNE, Ángel Barreda, un gran profesional, a la sazón Jefe de Prensa del Teatro, me animaba a hacer fotos de zarzuela. A mi respuesta “Soy fotógrafo de danza, no me gusta la zarzuela”, Ángel me contestaba “¿Has visto alguna de nuestras producciones?” “Entonces no puedes saber si te gusta” Poco después me convocaba a la mencionada obra “De lo humano… y divino”, y desde entonces no he faltado a ningún ensayo general con mi cámara.

Durante este tiempo, de estas sesiones he vendido fotos por un importe de 140€. No ha sido, obviamente, una relación interesada. El importe no se acerca al que supone el desgaste de mi equipo, por no hablar de las al menos diez horas de trabajo, entre toma de fotos y su procesado, que supone cada sesión.

He cedido, a petición del teatro, alguna foto a la institución. Me consta, aunque no he podido verlo, que una de mis fotos decora las nuevas oficinas del teatro. No sé si se habrá respetado mi firma en la misma, aunque es una muestra de respeto hacia mi trabajo que, visto lo visto, no espero.

Durante este tiempo he ido desarrollando un proyecto, fotos panorámicas de cada estreno, que he continuado hasta la llegada de la nueva dirección con idea de hacer una gran exposición en algún momento. Ya en el anterior estreno “Las golondrinas”, las condiciones de trabajo impuestas por el nuevo equipo hizo imposible la continuidad de este proyecto. Podéis ver muestras de este proyecto en las publicaciones en Escena Madrid y ETER.COM.

Las fotos de Iphigenia

Las fotos que hoy podéis ver son diferentes a las que habitualmente os presento. Ello es debido a que están tomadas desde el primer piso.

Cuando abandonaba muy molesto el teatro, Ángel Barreda, un “Ángel” para los fotógrafos de escena, me ha pedido que me quedara. No he podido negarme, siendo él quien me lo pedía, y he aceptado hacer las fotos desde una posición poco adecuada para mi equipo. Lamento que la calidad de las fotos no esté a la altura. Dadas las circunstancias espero que lo comprendáis.

Son muchas. Resuelto a olvidarme de este penoso asunto, no me apetecía utilizar tiempo en hacer una selección.

Sobre la obra

No voy a opinar.


En las fotos:
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Francesc Prat
María Bayo
Auxiliadora Toledano
Ruth González
Erika Escribá-Astaburuaga
Lidia Vinyes-Curtis
Mireia Pintó

martes, 1 de noviembre de 2016

Feliz Halloween :-)


Feliz Halloween a todos mis amigos.

(El año que viene más)



 




(Fotomanipulación sobre fotos de Internet libres de derechos.)

jueves, 27 de octubre de 2016

Fiesta de la Trashumancia Madrid 2016

Reportaje completo en www.emiliotenorio.com

 Más de dos mil ovejas pasáron el domingo por el centro de Madrid. Les acompañaban grupos folklóricos, asociaciones culturales, caballistas y otras entidades conservacionistas y folklóricas.

Esta fiesta, que se viene celebrando desde 1994, tiene como objetivo realzar la actividad ganadera trashumante y su acercamiento a la población urbana de Madrid. Se recupera con ello la tradición del paso de ganado trashumante por la capital, practicado desde la Baja Edad Media y coordinado hasta 1836 por el gremio del Honrado Concejo de la Mesta. Esta coordinación fue ejercida seguidamente y hasta 1931 por la Asociación General de Ganaderos del Reino, que supervisaba el tránsito de los ganados desde las sierras de Castilla y León y La Rioja a las dhesas de Castilla-La Mancha y Extremadura en el mes de mayo y en sentido contrario durante los meses de octubre y noviembre.

sábado, 8 de octubre de 2016

'Lo que no te digo' de Nur Levi en la Sala Mirador

Reportaje completo en Escena Madrid

Tras una sorprendente afirmación “He decidido no volver a hablar”, Nur Levi nos ofrece un magnífico monólogo durante poco más de una hora.

“Lo que no te digo” en una tragicomedia que trata de la incomunicación, de la pérdida del hábito de escuchar, de la mentira dialéctica. Preferimos decir “tal vez” a “no”, decir “me gustaría asistir” en vez de “no pienso ir” o “pronto” cuando lo que queremos decir es “nunca” –de esto yo, como fotógrafo retratista sé mucho-.

Una gran artista, -autora, cantante, actriz-, un excelente texto, una magnífica dirección… dan forma a una gran obra que yo sin dudar recomiendo y, si me lo permiten, enfáticamente.

SINOPSIS

¿Quieres saber los antecedentes del personaje de Nur Levi en la película ‘Hablar’, de Joaquín Oristrell? ¿Quieres conocer lo que le hace tomar la decisión que toma en la película? El monólogo teatral te lo cuenta…

Nur Levi vuelve esta temporada con ‘Lo que no te digo’, un monólogo tragicómico sobre la perversión y manipulación social del lenguaje.

La pieza, escrita e interpretada por Nur Levi, y dirigida por Cristina Rota, plantea una reflexión sobre cómo el poder y la educación utilizan el lenguaje para crear desencanto, escepticismo y parálisis.

El origen de ‘Lo que no te digo’ está en la película 'Hablar' de Joaquín Oristrell, premio Premio Biznaga de Plata del público joven del 18º Festival de Cine de Málaga 2015. El monólogo teatral desvela al espectador los antecedentes del personaje encarnado por Nur Levi en el filme.

Una joven profesora de la Facultad de Comunicación, María Casas, anuncia un día a sus alumnos por qué ha decidido dejar de impartir clases. Siente que “hemos pervertido el lenguaje”, porque “se aprende el lenguaje para decir otra cosa“, porque “cada uno escucha lo que quiere o lo que puede, y no en ese orden”. Porque en definitiva siente que necesitamos “una cura de palabras”, estar en silencio hasta volver a amarlas, “hasta volver a amar a las personas”.

Así comienza el monólogo Lo que no te digo, escrito e interpretado por Nur Levi y dirigido por Cristina Rota que inaugura la temporada teatral en la Sala Mirador

Sala Mirador
Calle del Dr. Fourquet, 31

Del 7 de octubre al 12 de noviembre (viernes 4 de noviembre no hay función)

Texto e interpretación: Nur Levi
Dirección: Cristina Rota

Canciones El final y No te aguanto
Letra y voz: Nur Levi
Música: Alejandro Pelayo
Canción Después lo hablamos
Letra: Ray Loriga
Música: Alejandro Pelayo

Voz: Nur Levi

miércoles, 5 de octubre de 2016

Teatro de la Zarzuela - Las Golondrinas

Reportaje completo en Escena Madrid

Un angustioso drama de celos en el ambiente de un circo ambulante con un payaso como protagonista.

Música de JOSÉ MARÍA USANDIZAGA
Libreto de Gregorio Martínez Sierra y María de Lejárraga

domingo, 25 de septiembre de 2016

Clavileño, sueños en movimiento, de la compañía Carolina Pozuelo

Reportaje completo en www.eter.com

SINOPSIS

Clavileño es un espectáculo, inspirado el vuelo mágico del quijotesco caballo, en el que se combinan dos estilos: el clásico y el flamenco, a través de la guitarra, la palabra y el baile. Una investigación que va desde el estilo peculiar de las danzas barrocas, ancestro de la escuela bolera y origen y raíz del flamenco, hasta nuestra Danza española actual. Canarios, Pasacalles, y Panaderos de la flamenca, conservando sus rasgos barrocos originales, se mezclan con la solea, la bulería o la farruca dando lugar a una integración de formas y sonoridades fruto de la rica mezcla entre el Barroco y el flamenco. Esta variante en la que lo clásico y lo flamenco se aúnan, da lugar a “Clavileño, Sueños en movimiento”, un espectáculo que representa la unión de tres artistas que desde la música , la danza y la palabra nos presentan su peculiar forma de entender su arte.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección artística, coreografía e interpretación: Carolina Pozuelo.
Dirección, composición, e interpretación musical: José Luis Montón y David González.
Interpretación actoral y Voz: Juan Carlos Talavera.
Dirección escénica: Manuel Canseco.
Diseño de Iluminación: Olga García (A.A.I)
Sonido: Beatriz Anievas
Diseño de Vestuario: Carmen Granell 


+FOTOS

sábado, 24 de septiembre de 2016

Los talibanes, Vincent van Gogh, un señor japonés y yo. Por Emilio Tenorio




Como ya he comentado muchas veces entre amigos y conocidos, para cuando fallezca he dado dos instrucciones a mi familia.

Una tiene que ver con esa irrefrenable costumbre que tengo de reírme de todo. Quiero que en mi tumba ponga “Ahora vuelvo”. Quien sabe, lo mismo puedo seguir tocando narices después de muerto. :-)

La segunda tiene que ver con mis fotos. He dejado claro que cuando muera deseo que todos mis discos sean formateados y después destruidos junto a mis copias en DVD, mis tarjetas de memoria, mis equipos informáticos y cualquier otro sistema de almacenamiento de ficheros que para esa fecha, que espero lejana, haya aparecido.

Los talibanes

Hace algo más de un año asistí a una de las sesiones de “Los viernes de marzo” en el RCPD Mariemma. Al salir tomé el Circular para llegar a otra cita, esta con un teatro, que tenía esa tarde.

El autobús iba relativamente vacío. Me senté en uno de los primeros asientos de la segunda parte del autobús. Al parecer esos asientos nos gustan a todos más que los demás por algún motivo inexplicable

Una o dos paradas más allá subió al autobús una señorita que no me era desconocida, bailarina claramente, aunque reconozco que no supe ponerle nombre y sigo sin saber.

Yo tampoco era desconocido para ella, porque me sonrió y, aunque había muchos sitios vacíos en el autobús vino directa a sentarse a mi lado.

Sin darme tiempo ni a saludar me espetó “He visto en Facebook que cuando te mueras vas a borrar todas tus fotos de danza”. Le habría explicado que una vez muerto no podría borrar nada y que por eso lo había dejado en manos de mi familia, pero no me dejó. “Me parece una actitud muy egoísta, tus fotos son parte de la historia de la danza madrileña. No puedes borrarlas. Es lo que están haciendo los talibanes con las estatuas y las pirámides (sic).” Y se quedó mirándome con unos ojos oscuros y brillantes.

Tomé la palabra, visto que al parecer ya había terminado.

“No sólo las fotos de danza, quiero que se borren todas mis fotos.”
“Agradezco sobremanera que compares mi humilde trabajo fotográfico con obras de arte como las estatuas de Hatra o las del museo de Mosul. Mis fotos no merecen tamaño elogio.”
“Respecto a la historia de la danza, el Ministerio tiene un departamento de documentación que se encarga de esto. No es justo pedir a un ciudadano que asuma esa responsabilidad”

Era mi parada. Me despedí de ella y bajé del autobús sin haber podido darle una explicación más amplia.

Un señor japonés

Hace unos meses leí que un marchante japonés se estaba haciendo de oro traficando con obras de arte y que su especialidad eran las obras de Vincent van Gogh. De inmediato pensé en este pintor postimpresionista que murió pobre. Sólo vendió dos cuadros en toda su vida. Y, aunque soy agnóstico, pensé que si hay un más allá, este pobre hombre debe tener un importante cabreo viendo como otros se lucran con un trabajo que a él no le dio ni de comer.

Y, aunque soy agnóstico y no creo que haya un más allá, de inmediato vi qué camino debía seguir para que, si hay un más allá, mi reposo, o lo que sea, no se vea turbado por japoneses lucrándose con una obra que hasta el día de hoy me ha costado dinero.

Espero que la anónima señorita del autobús, de ojos oscuros y brillantes, lea esto, ya que me quedé con la incomoda sensación de haberla dejado a medias. Algo que no he hecho nunca en mi vida. ;-)

martes, 13 de septiembre de 2016

Una obra extraordinaria pero sin público. Roberto Torres presenta en Lagrada 'Para Regalo' de Carmen Werner

Reportaje completo en www.eter.com


La herencia cultural del anterior gobierno de la Comunidad de Madrid, en lo que a danza se refiere, sigue pesando como una losa.

Tres lustros de pésima gestión y apoyos basados en los lamentables gustos de la anterior asesora han hecho que la danza contemporánea en Madrid se haya quedado sin espectadores. Además echo en falta un interés por parte de la mayoría de los formadores en fomentar la asistencia de los alumnos de danza a espectáculos.

Esto ha hecho que esta noche haya asistido a una obra extraordinaria en el Teatro Lagrada en compañía de tan sólo siete espectadores de los que dos éramos informadores. Insisto, una obra extraordinaria.

Durante los años en los que la danza me importaba, dije una y otra vez que la creación de público era fundamental. Ahora que me he distanciado, lo sigo pensando.

Cada vez hay más bailarines, sobre esta huída hacia adelante supongo que algún día escribiré, pero nadie se preocupa de conseguir público para sus trabajos. Y un negocio sin clientes es una ruina. Por buenos que sean sus productos.

Para regalo

Recomiendo encarecidamente ver este espectáculo.

‘Para regalo’ es una coreografía de una creadora genial, Carmen Werner, concebida para un bailarín extraordinario, Roberto Torres.

Carmen Werner y Roberto Torres han mantenido una estrecha relación artística y profesional desde hace años, con una proximidad física y de ideas en la creación de actividades tanto pedagógicas como de trabajos p ara la escena, y que ahora han dado como fruto este nuevo trabajo en común.

“Conocí una vez a un hombre que su único afán era encontrar el regalo perfecto, se esmeraba en preparar en su mente como seria el envoltorio, como reaccionaria la persona al verlo, donde lo pondría.

Pero no se daba cuenta de lo que a él mismo le estaba pasando o no quería perder el tiempo reconociendo sus dolores, sus angustias ni sus miedos era feliz así, preparando su regalo, evitando vivir su realidad.

Yo nunca se l o conté ¡que difícil es decir la verdad¡”

Carmen Werner



Teatro Lagrada
C/ Ercilla 20

Ficha Artística
Dirección y coreografía
:
Carmen Werner
Intérprete:
Roberto Torres
Diseño de iluminación:
Daniel Abreu

sábado, 10 de septiembre de 2016

Mirada vertiginosa de Chantal Goudard el el Teatro Lagrada - Festival Miradas al Cuerpo

Reportaje completo en www.eter.com

El Teatro Lagrada nos presenta dentro de su Festival Miradas al Cuerpo "Mirada Vertiginosa" (Regard Vertigineux) de Chantal Goudard.

Una interesante obra de danza-performance que nació tras dos años de investigación a través de lecturas, pinturas, extractos musicales y largas conversaciones. Surgió también tras una reflexión intima y personal sobre las creencias colectivas y los conceptos preconcebidos que existen en nuestra sociedad actual.

En esta primavera 2016, Chantal celebró su cuarenta cumpleaños y veinte años pisando escenarios por este planeta. A parte de ser madre y criar tres hijos, ser bailarina, coreógrafa, instructor de Pilates, pareja, amiga… Chantal es, sobre todo una mujer, una persona humana con su sensibilidad, caminando en la vida con ilusiones y amor a pesar de las piedras que obstruyen su camino.

Esa "Mirada Vertiginosa" nos invita mirar más allá de ese sistema delimitado por creencias colectivas y conceptos preconcebidos y a explorar la presencia imprescindible del amor en todos los rincones de su vida, que aparecen como el letmotiv en la obra.
Mirada vertiginosa abre la problemática de mirar más allá de un sistema delimitado por creencias colectivas y conceptos preconcebidos.

SINOPSIS

Mirada vertiginosa (Regard Vertigineux) abre la problemática de mirar más allá de un sistema delimitado por creencias colectivas y conceptos preconcebidos. ¿Fuera de este sistema, que se encuentra? Vértigo, precipicio, otras creencias, otros conceptos, ¿Libertad, libertad condicional o jaula, alas abiertas o rotas? ¿Integridad, miedo, soledad, culpabilidad, angustia, debilidad, vitalidad, pasión, dudas, ira, fidelidad?

La realidad no es como piensas que fuera, sino como es. ¿Te encuentras entonces a la deriva? pues sí... "Dueños del timón de nuestro barco y conscientes de nuestras posibilidades pero incapaces de trazar un rumbo confiable."

(Jorge Bucay)

.......pero por el hecho de tener una preocupación activa por tu existencia, no la delimitas entre paredes estrechas de creencias colectivas, sino que dejas a tu espíritu escaparse, estructurarse y reestructurarse. Tienes una cuerda, como cordón umbilical pero también como lazó que te permite libremente bajar hasta el fondo del pozo, explorar la oscuridad y de esa misma manera subir para acercarte a la luz.... como caerte y levantarte.

Trazas con una tiza un perímetro de seguridad, donde encuentras tu paz, tu centro. Luego te gusta buscar ese vértigo, mirar hacia el cielo, marearte, olvidarte del tiempo, sentirte vivo y tan cerca de ¿una muerte feliz? Porque la libertad es la esencia misma del ser humano.

Ser feliz, ¿no será sentir la convicción de estar en el camino correcto? pero... "Te llaman demonio o te llaman dios: Es el precio que pagas por ser incomprendido."

(Richard Bach)


Teatro Lagrada
C/ Ercilla 20

Contacto:
Chantal Goudard
0034 630 45 97 81

Coreografía
Chantal Goudard
Bailarines
Chantal Goudard
Lucía Mossu-Goudard
Espeban Mossu-Goudard
Paloma Mossu-Goudard

jueves, 8 de septiembre de 2016

"Red Bull Flying Bach" en el Teatro Nuevo Alcalá

Reportaje completo en www.eter.com

Hoy he asistido al estreno de los "Red Bull Flying Bach" en el Teatro Nuevo Alcalá.

Este espectáculo se caracteriza por mezclar la esencia de las danzas urbanas y el ballet. Todo al ritmo de la música del reconocido compositor barroco Johann Sebastian Bach.

Red Bull Flying Bach es el nombre dado a esta "performance", la cuál permitió el encuentro de la Cultura, a cargo de Vartan Bassil, coreógrafo, director y fundador de los "Flying Steps" (Alemania 1993) y Christoph Hagel director oficial de todo el espectáculo.

Una vez más las danzas urbanas llegan lejos, cruzan barreras y fusionan corrientes artísticas.

Toda persona interesada en el mundo del break dance y/o música clásica podrá hasta el próximo día once de septiembre disfrutar de esta magnífica experiencia.

Texto: Nuria Pauluchi

lunes, 5 de septiembre de 2016

Idiota

Reportaje completo en www.escenamadrid.com

Idiota propone un juego perverso que logra trasladar al espectador de la comedia al thriller psicológico más inquietante sin apenas pestañear.

Un hombre se presenta a unas pruebas psicológicas remuneradas. Lo que aparenta ser una manera sencilla de conseguir el dinero que necesita para resolver sus problemas económicos, se convertirá en una auténtica pesadilla de la mano de una atractiva psicóloga, quien, a través de preguntas y enigmas, le obligarán a dar lo mejor de sí si quiere evitar un fatal final.

Una estética cinematográfica, muy cercana a la novela gráfica, servirá para poner en pie esta singular propuesta escénica, tan hilarante como inquietante y llena de intriga. Un montaje sobre la capacidad de sufrimiento del ser humano, que el propio director introduce como: “dos actores, un texto. La luz se enciende. La vida fluye. Riamos a carcajadas, sorprendámonos, angustiémonos, reflexionemos juntos. Eso es Idiota“.

El Pavón Teatro Kamikaze
Calle de Embajadores 9

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Autor Jordi Casanovas
Dirección Israel Elejalde
Intérpretes Gonzalo de Castro y Elisabet Gelabert
Escenografía Eduardo Moreno
Iluminación Juanjo Llorens
Sonido Sandra Vicente (Studio 340)
Vestuario Ana López
Vídeo Joan Rodón
Música original Arnau Vilà
Ilustraciones Lisa Cuomo
Ayudante de dirección Pablo Ramos
Dirección de producción Aitor Tejada y Jordi Buxó
Una producción de Gonzalo de Castro, Israel Elejalde, Kamikaze Producciones y Buxman Producciones.

jueves, 25 de agosto de 2016

El Víctor Ullate ballet presenta Tierra Madre y Pastoral de L. V. Beethoven en los Teatros del Canal

Reportaje completo en www.eter.com

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan Tierra Madre y Pastoral de L. V. Beethoven, dos cereografías del repertorio del Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid. Se estrena hoy jueves 25 de agosto en la Sala Roja y estará hasta el 18 de septiembre.

Este espectáculo cuenta con la participación como artistas invitados de dos grandes estrellas de la danza: Lucía Lacarra y su partenaire Marlon Dino. Reconocida como una de las mejores bailarinas del mundo, Lacarra vuelve a ponerse bajo la dirección de su maestro para bailar Pastoral de L. V. Beethoven, una impecable coreografía de Ullate, que interpretará en nueve funciones, incluyendo el día del estreno (funciones del 25, 26, 27 y 31 de agosto y 7, 8, 10, 16 y 18 de septiembre).

En Tierra Madre los sueños y las esperanzas del ser humano van dirigidos a la naturaleza, convertidos en canciones y en danza. Pastoral de L. V. Beethoven es el camino de la vida: la niñez, los años del despertar, la madurez, hasta llegar a la vejez y la muerte. Con coreografía de Eduardo Lao y Víctor Ullate respectivamente, este espectáculo supone la reposición de dos de las más aclamadas piezas del repertorio del Ballet de Víctor Ullate.

En palabras del coreógrafo Eduardo Lao sobre Tierra Madre, “siempre tuve gran respeto por la naturaleza y todo lo que respecta a la relación del ser humano con la naturaleza. Por eso mi primer ballet para la Compañía fue Tierra Madre, donde quise plasmar el ideal de relación con la naturaleza, donde el hombre se sirve de ella en la relación más pura y respetuosa”.

En este ballet los bailarines utilizan algo tan trivial como un palo de madera, para unirse a través de su danza con un elemento natural. El ballet no tiene narrativa, pero si muestra una tribu imaginaria de hombres y mujeres que cumplen su función de supervivencia bajo la protección de la Tierra Madre.

Pastoral de L. V. Beethoven es una coreografía de Víctor Ullate y está compuesta por tres actos muy diferentes: el primero refleja la infancia y el despertar a la vida, el segundo son los años de juventud y la experiencia del amor, el tercero representa la sabiduría de la edad y el paso del tiempo, a través de la tempestad la magia de la Danza hace resucitar a los ancianos en el más allá. Después de la tormenta llegan la calma y el renacer.

Respecto a la música compuesta por Beethoven, Victor Ullate ha destacado que “la música de Beethoven siempre me ha inspirado, me gusta su fuerza, su energía, su sensibilidad; con Pastoral, que simboliza la naturaleza, he querido rendir homenaje a Ángela del Moral, compañera en el ballet de Antonio y amiga del alma a través de la que descubrí el amor”.



Teatros del Canal
Cea Bermudez, 1

25 de agosto a 18 de septiembre.

Tierra Madre
Coreografía: Eduardo Lao
Música: Mari Boine Persen

Pastoral, de Beethoven
Coreografía: Víctor Ullate
Música: Ludwig van Beethoven

viernes, 29 de julio de 2016

Centro Danza Canal

Reportaje completo en www.eter.com

El Centro Danza Canal, ubicado en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, ha mostrado "Kitchen" un proyecto de una de sus compañías residentes, DaCru.

La gestualidad de las coreografías de DaCru mezcla el carácter metropolitano con el teatro, creando una atractiva fusión y un lenguaje enormemente contemporáneo que llega al público no acostumbrado a la danza tanto como a los habituales de eta disciplina. DaCru comenzó en 1996 como un proyecto de Marissa Ragazzo y Omid Ighani, los coreógrafos más representativos de la escena de la danza urbana italiana.

Marissa Ragazzo, la directora de la compañía apunta que “Kitchen -con coreografías de la propia Ragazzo y de Omid Ighanì- mezcla danza urbana y teatro, entendido como un espacio físico, algo totalmente desconocido en la cultura de calle cuando comenzamos (1996). En este espacio periférico abrimos una nueva vía al hip hop theatre, mezclando la técnica y la gestualidad del hip hop con el house, la danza contemporánea, el jazz rock etc…”

Centro de Danza Canal

Las convocatorias de residencias artísticas temporales del Centro Danza Canal se publican anualmente, y ofrecen la oportunidad a compañías que comienzan, junto a otras ya asentadas y de prestigio, de preparar su proyecto coreográfico en un centro con una de las mejores infraestructuras y dotación de técnicas de Europa, con nueve salas de ensayo, tres aulas teóricas, y otras facilidades adicionales, como camerinos individuales y colectivos, o la dotación de equipo de sonido y piano en todas las salas.

martes, 19 de julio de 2016

Los desvaríos del veraneo de Venezia Teatro en el Teatro Infanta Isabel

Reportaje completo en www.escenamadrid.com

Los desvaríos del veraneo es la divertida historia de dos familias que luchan por ser las mejores en sus vacaciones de verano.

La historia se centra en Livorno, donde Leonardo y su hermana preparan sus vacaciones: Maletas, baúles, vestidores… Todo debe de estar listo cuanto antes para partir y disfrutar del verano.Paralelamente el señor Filippo y su hija Jacinta (enamorada de Leonardo) hacen lo mismo. Y deciden compartir todos juntos los caballos y carruajes. Pero una pelea entre los novios, un gorrón cotilla y entrometido que quiere apuntarse al viaje con gastos pagados y el retraso de la confección de un vestido a la moda que hará las envidias de todos en el veraneo, serán los ingredientes que pondrán en peligro la salida.
¿Podrán arreglar sus problemas antes de partir?
¿Ferdinando, el gorrón, conseguirá apuntarse a una de las carrozas antes de que le abandonen en Livorno?
¿Se terminará de confeccionar ese mariage, el vestido a la última hora?

Mil enredos, mil incógnitas y sobre todo mil caracajadas se desvelarán en estos DESVARÍOS DEL VERANEO.

Teatro Infanta Isabel
Calle Barquillo, 24

Elenco
Alejandro Albarracín, Esther Isla, Borja Luna, , Macarena Sanz, Juanma Navas, Helena Lanza, Kevin de la Rosa, Andrés Requejo y Vicente León

Director
José Gómez Friha.

miércoles, 22 de junio de 2016

Compañía Nacional de Teatro Clásico. Retratos de una presentación.

Reportaje completo en www.escenamadrid.com

Ayer se presentó en el Teatro de la Comedia la temporada 16/17 de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

No consigue Helena Pimenta hacer llevaderas sus presentaciones. La de este año ha vuelto a ser larga, densa, pesada y demasiado autocomplaciente.

Yo estoy decidiendo si dejo la fotografía de escena, de hecho ya trabajo en una redacción explicando mis motivos, así que lo que aquí presento son retratos, que es una de las opciones que barajo para mi futuro como fotógrafo. Espero que no molesten.

miércoles, 4 de mayo de 2016

Palabras malditas de Eduardo Alonso en el Teatro Español

Reportaje completo en www.escenamadrid.com

Palabras malditas es un espectáculo teatral sobre la amistad o, quizás, sobre el amor más allá de las circunstancias, de las personales y de las coyunturales, más allá de la propia naturaleza o del momento histórico que toque vivir.

En la oscura España de la posguerra, dos seres marginados se esfuerzan por encontrar la felicidad. Un expulsado y perseguido profesor experto en poesía francesa y una prostituta coinciden en una sórdida pensión de La Coruña, en los años cuarenta, en plena época de represión y asesinatos. A pesar de las aparentes diferencias que los separan, se aferran el uno al otro como a la única tabla de salvación en el inmenso océano de la soledad. Y entre los dos formarán un tándem pletórico de inspiración y creatividad, generando las voces poéticas más excelsas de las siguientes dos décadas.

Ficha artística
Dirección
Eduardo Alonso
Reparto
Clara/ Periodista: Sara Casasnovas
Vicente: Miquel Insua
Ermitas/Clara Mayor: Luma Gómez
Camarera: Imma António

Voz En Off Locutor De Radio: Lino Braxe

Diseño De Escenografía Paco Conesa
Diseño De Vestuario Paco Conesa
Composición Musical Fernando Alonso
Diseño De Iluminación Eduardo Alonso

sábado, 16 de abril de 2016

Quedada en Malasaña

Reportaje completo en www.emiliotenorio.com

¡Pinta Malasaña!

A través de un concurso abierto, los organizadores de esta iniciativa (el periódico local Somos Malasaña y la asociación Madrid Street Art Project) han seleccionado a los 100 artistas participantes entre más de 800 creadores de todo el país y de distintos puntos del extranjero que enviaron sus propuestas artísticas, atraídos por la posibilidad que les otorga esta cita de mostrar su talento en espacios urbanos abiertos del centro de Madrid.

Entre los elegidos se encuentran artistas de primer nivel con trayectoria de calle, pero también ilustradores, diseñadores gráficos y pintores de estudio, que han tenido la ocasión de estrenarse en esos lienzos metálicos, de madera y de cristal, que son los cierres comerciales, cedidos desinteresadamente por los comerciantes de Malasaña.

lunes, 11 de abril de 2016

María Moliner en La Zarzuela

Reportaje completo en www.escenamadrid.com

La obra se centra en la segunda mitad de la vida de la lexicógrafa María Moliner cuando, haciendo de la necesidad virtud, y utilizando el encierro cultural al que se vio abocada tras la victoria franquista en la Guerra Civil, decide realizar su idea asombrosa: la hazaña de hacer ella sola, en su casa, un diccionario cuya enjundia puso en evidencia al diccionario de los académicos…

La creación de esta ópera parte de la idea de Paco Azorín de reivindicar la figura de la gran lexicógrafa. Con libreto (2012) de Lucía Vilanova y música (2016) de Antoni Parera Fons, la dirección de escena del propio Azorín está concebida como una ópera documental contemporánea «pensada, escrita y compuesta para el público de hoy». Una síntesis del drama musical que utiliza una fórmula moderna plagada de contrastes y emociones. En ella todo es escena, es teatro y por tanto, está llena de pulso. Según su compositor, Antoni Parera Fons «la compuse sin miedo a rozar el peligro. Fue un salto sin red».

sábado, 19 de marzo de 2016

Kinematope [paisaje técnico] en la Fundación Telefónica

Reportaje completo en www.emiliotenorio.com

Kinematope [paisaje técnico] es la instalación que Pablo Valbuena ha desarrollado especialmente para una de las salas de exposiciones del Espacio Fundación Telefónica (que por primera vez desde su apertura se muestra totalmente diáfana). Un circuito de luz y sonido recorre el falso techo de la galería delineando los trescientos metros de cableado que distribuyen la electricidad de la sala y resultan vitales para su uso y funcionamiento.

La intervención revela un paisaje de instalaciones que, a pesar de su relevancia funcional, se encuentra oculto a la vista del espectador. Como explica el crítico Pau Waelder “Los sistemas que definen las condiciones de la sala (iluminación, conectividad, temperatura), ocultos en el techo, se hacen presentes en las sombras proyectadas por la estructura de LEDs y altavoces que dan forma a la obra. Sombras y luces dibujan espacios y volúmenes efímeros en las paredes y columnas a medida que luz y sonido se desplazan por la sala, siguiendo patrones de movimiento y ritmos cambiantes”.
En esta nueva creación, Valbuena logra subvertir de nuevo los elementos arquitectónicos. No solo dirige nuestra atención hacia aquello que suele permanecer oculto sino que, en lugar de utilizar como es habitual la sala a modo de mero contenedor para exponer obras artísticas, ésta se convierte en la obra en sí misma. De nuevo en palabras de Waelder, “al entrar en la sala no existe otra posibilidad que la de situarse en el interior de la obra”.
Como es frecuente en la obra de Valbuena, el artista hace coincidir el espacio que está realmente, con el espacio virtual que él genera. Conviven de este modo dos capas de significado aparentemente contrarias en un mismo espacio vacío: la permanencia y la solidez de la arquitectura con lo efímero y etéreo de la luz, lo material con lo inmaterial, lo real y lo digital, lo estático y lo dinámico, etc. Al cabo, Valbuena proyecta un nuevo espacio que transita por encima del ya existente y que, lejos de construirse con materiales físicos, se fundamenta en la percepción. “Considero que no trabajo en el espacio físico, sino en el mental del espectador”, comenta.

Sin duda, la palabra kínêma nos remite también al cine, una referencia constante en la obra de Pablo Valbuena: “el cine te integra en otra realidad espacio-temporal que no es real pero se siente como tal”. Del mismo modo que la ficción cinematográfica, sus obras nos sumergen a través del uso de la luz en un espacio y un tiempo que, a pesar de ser intangibles, nos parecen reales. Como apunta Waelder, “Kinematope no se limita a mostrar un lugar diferente en una pared de la sala, sino que hace de la propia sala un espacio diferente a sí mismo por medio de las ilusiones que genera”. En ese sentido, las paredes, el suelo y el techo de la sala conforman una especie de pantalla tridimensional inmersiva que trasciende la experiencia bidimensional del cine.

En definitiva, Valbuena nos brinda la posibilidad de ver como nunca antes la sala de este icónico edificio construido en 1929 como sede de Telefónica. La luz, algo en lo que no reparamos normalmente, un elemento que no deja huella, que no mancha, se convierte aquí en la herramienta que utiliza el artista para abrirnos la posibilidad de experimentar el espacio de un modo totalmente distinto. Como si la luz lo transformase e hiciera aflorar a la realidad aquello que normalmente no somos capaces de apreciar, el observador es transportado a un espacio y tiempos virtuales, manteniendo a la vez lo real.

sábado, 12 de marzo de 2016

Luminaria 02 en el Mercado de Usera

Reportaje completo en www.emiliotenorio.com y www.eter.com

Nueva intervención de Luminaria, esta vez en el mercado de Usera. Dos actuaciones de danza entre los diversos eventos programados para esta ocasión.
"Hoax" de Denislav Valentinov.
"Mater" de Seaven Dance Company /Marcos Galisteo Pedraz

Luminaria

Luminaria es una plataforma cultural creada por artistas que apuesta por una colaboración directa y permeable con los participantes y sus proyectos. Trabaja creando redes culturales en entornos urbanos, favoreciendo la conexión entre el arte contemporáneo en todas sus dimensiones y el tejido social.

Asociación Primario

Primario es una asociación que promueve y apoya diferentes manifestaciones socio-culturales destinadas para todos los públicos.


 (si quieres recibir un aviso en el mail con cada nuevo post, puedes hacerlo escribiendo tu mail en donde pone “Sígueme por email”, en la columna de la derecha)

viernes, 11 de marzo de 2016

Rodin del Eifman Ballet

Reportaje completo en www.eter.com

Boris Eifman dedica Rodin a la vida y obra del gran escultor francés y la trágica historia de su amor con su ayudante, amante y musa, Camille Claudel. Este ballet narra la historia de dos artistas donde todo se entrelazaba: amor, pasión, odio y celos artísticos. Tras más de 15 años juntos, rompen su relación y esto acaba con la salud mental de la escultora, quien pasará sus últimos 30 años en un sanatorio.

El ballet ruso de Boris Eifman representa el espíritu inmortal de los ballets clásicos rusos, pero llevado al máximo nivel de complejidad contemporánea, involucrando al público en el mundo infinito de las pasiones humanas. El coreógrafo, que define su género como “ballet psicológico”, es reconocido por la plasticidad y dinamismo de sus movimientos. A través de la danza, expresa la pasión, la lucha interna y la desesperación que Rodin y Camille expresaron a través de sus obras de bronce y mármol. Eifman transforma de manera magistral esos momentos tallados en piedra en un flujo emocionalmente rico de movimientos desenfrenados del cuerpo.

El Eifman Ballet es una de las mejores compañías de danza rusas de la actualidad. El ballet Rodin, con música de Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns y Jules Massenet, fue estrenado en el Alexandrinsky Theatre de San Petersburgo el 22 de noviembre de 2011.

jueves, 10 de marzo de 2016

Downtango / Weightlessness – Gravity 0º

Reportaje completo en http://www.eter.com

A Lucía Marote ya la vimos en este festival bailando en la pieza Atávico de Poliana Lima que en esta ocasión acompaña a Lucía en este Downtango.

Hace ya tiempo que el tango abandonó los arrabales bonaerenses para convertirse en un baile social universal. Lucía Marote nos presenta un tango en el que la personalidad de los intérpretes se diluye en la danza. Un trabajo de suelo con momentos muy bellos en los que el espectador parece asistir a la danza desde abajo a través de un suelo de cristal. En algún momento he dudado sobre si debía girar alguna de las fotos al procesarlas.

La apuesta, como todas las de esta coreógrafa, es arriesgada, pero también muy interesante.

Lucía Marote (Costa Rica, 1980) empieza a bailar en Costa Rica y continúa su formación de danza contemporánea en Madrid a partir del 2004, donde nace su interés por la improvisación y la composición.


En Weightlessness / Gravity 0º (Estreno) de la Compañía Elephant in the Black Box, el bailarín y coreógrafo Jean Philippe Dury utiliza el cuerpo de una bailarina para unir su trabajo al de otras dos artistas, la bailarina Valentina Pedica y la compositora Teresa Catalán.

Muy interesante la escenografía y los elementos que en ella se utilizan para dejarnos asistir a la constante caída libre de una mujer.

Una obra excelente que he disfrutado como espectador y como fotógrafo.

Jean Philippe Dury ha sido bailarín de la Ópera de París, los Ballets de Monte-Carlo y la Compañía Nacional de Danza y de los Grands Ballets de Montreal. Funda en 2013 de la compañía Elephant in a Black Box, de la que es director y coreógrafo.

Downtango

Idea y dirección: Lucía Marote
Creación e interpretación: Poliana Lima y Lucía Marote
Música original: Vidal, a partir del tango “El Flete“ de Juan D’Arienzo
Diseño de iluminación: La Cía. de la Luz
Producción: Carmen Fernández

Weightlessness / Gravity 0º

Dramaturgia: Jean-Philippe Dury y EBBcompany
Coreografía: Jean-Philippe Dury
Escenografía: Jean-Philippe Dury
Música original: Teresa Catalán, “La danza de la princesa” (2010)
Iluminador: Alberto Perez Villa
Bailarina: Valentina Pedica

¡Corre!' en la Sala Mirador. Nada engancha más que las malas personas.

Reportaje completo en http://www.escenamadrid.com

Yolanda García Serrano escribe y dirige "¡Corre!". Un drama entre lo carcelario y lo fraternal que interpretan Antonio Zabálburu y Nur Levi.

"No es ¡CORRE! solamente un drama carcelario donde dos hermanos se someten a un ajuste de cuentas. Va más allá, y ahí radica su excepcionalidad: Va al corazón de la culpa, al miedo a reconocerse en el otro, a la infinita soledad de los personajes que solo pueden sobrevivir huyendo de su pasado", señala Joaquín Oristrell.

Hay hermanos que duelen, y ese es el caso de Kico, quien reaparece para perturbar la vida de Emma, su única hermana. Kico aprendió a correr antes que a andar. Emma, en cambio, siempre fue una niña buena que aprendió a guardarse de los golpes que se rifaban en la familia.

¡CORRE! transcurre a lo largo de un año, desde el invierno en que Emma visita a su hermano en la cárcel hasta la primavera cuando las ganas de correr de Kico determinan el futuro de ambos. "Nada engancha más que las malas personas" es la frase que sobrevuela la relación de estos dos hermanos.

Ficha artística:
Dramaturgia y dirección: Yolanda García Serrano
Intérpretes: Antonio Zabálburu y Nur Levi


martes, 8 de marzo de 2016

Sara Calero presenta El mirar de la Maja en el Festival Ellas Crean

Reportaje completo en www.eter.com

Sara Calero es una bailarina con sólida formación y con ideas originales. Acompañada por la cantaora Gema Caballero y los guitarristas Fernando de la Rua y Pablo Romero de Luis, nos ofrece un excelente espectáculo inspirado en imágenes femeninas goyescas en el que no sólo baila genialmente, también canta un divertido dúo con Gema Caballero.

En ‘El mirar de la Maja’, todo se aúna para dejar en el público esa plácida sensación que se tiene cuando al salir de un teatro se sabe que se ha asistido a algo especial.

La escenografía, sencilla y apoyada con imágenes proyectadas, no quita protagonismo a la danza, incluso lo refuerza. Un vestuario firmado por Carmen Granell siempre es un lujo por su belleza y por el erudito estudio que sabemos acompaña su diseño. La música, compuesta y adaptada por Fernando de la Rua con Pablo Romero y Gema Caballero arropa todo para redondear un espectáculo que sin duda recomiendo ver. Y recomiendo también programarlo, ya que este espectáculo sólo ha estado programado un día en el Festival y merece una larga temporada en algún teatro de Madrid.

SINOPSIS

Con una sólida formación, Sara Calero ha despuntado como una de las más versátiles artistas de su generación. Creadora de universos propios, construye paisajes escénicos poblados de baile y poesía, transgrediendo fronteras, asumiendo retos y combinando el virtuosismo técnico con la reflexión y las emociones. Tras el éxito de su primer trabajo en solitario Zona Cero, ahora se presenta en Madrid, en el marco de Ellas Crean El mirar de la Maja, una propuesta inspirada en imágenes femeninas goyescas, música de Enrique Granados y la figura de la artista Imperio Argentina.

Para ello Sara Calero cuenta con la colaboración de Gema Caballero al cante; de Fernando de La Rua a la guitarra flamenca y de Pablo Romero Luis a la guitarra clásica. Músicos de gran talento y preparación, entregados a la creación e interpretación de este nuevo espectáculo cargado de sensibilidad y frescura.

El mirar de la Maja nos transportará al mundo del lienzo, donde habita una mujer desconocida rodeada de pinturas, tonadillas y leyenda… Por esta obra Calero obtuvo el Premio Artista Revelación en el Festival de Jerez de 2014, siendo representada con igual éxito en el Festival de Flamenco en San Petersburgo, el Festival de Avignon, la Bienal de Flamenco de Roma y el Festival Flamenco en Berlín. 

sábado, 5 de marzo de 2016

'Mi cuerpo un hotel' de Mey-Ling Bisogno en el Festival Ellas Crean

Reportaje completo en www.eter.com

Me ha gustado “Mi cuerpo un hotel” como siempre me han gustado los trabajos de danza de Mey-Ling Bisogno. Aunque en esta ocasión no se trataba de una obra de danza. En esta ocasión se trataba de teatro físico.

La obra comienza con un personaje buscándose a sí mismo en la oscuridad, ayudado con la luz de una pequeña linterna. Ocasionalmente se encuentra en el haz de luz, pero de inmediato vuelve a su búsqueda. El personaje es interpretado por la actriz Marianela Pensado y el actor Tomas Pozzi, que nos presentan en sucesivas escenas el ser consciente y la mente inconsciente del mismo personaje.

Llega un momento en la vida en el que empezamos a hacernos conscientes de nuestra realidad y empezamos a asumir la vejez, a soportar el duelo, a aceptar los fracasos como parte necesaria de nuestra formación como humanos. Desde ese momento nuestro universo interior empieza a mostrarse ante nosotros y, invariablemente, lamentamos que esta nueva perspectiva tal vez llegue demasiado tarde. Tal vez.

Una obra muy interesante que recomiendo ver, cuando se reponga en cualquier teatro, ya que la “temporada” programada en el festival Ellas Crean, ha sido de un único día.

SINOPSIS
Mi cuerpo un hotel es una propuesta de teatro físico creada por la coreógrafa y bailarina Mey-Ling Bisogno, la actriz Marianela Pensado y el actor Tomas Pozzi. La obra es el resultado de una puesta en común de los respectivos universos emocionales de estos tres creadores, a partir del conflicto interno que se genera cuando se toma conciencia de la vejez, de la resistencia, la rabia, el duelo y la aceptación…

En el proceso creativo Mey-Ling se inspiró en cuatro textos, Will happiness find me de Peter Fischli y David Weiss; 58 indicios del cuerpo: extensión del alma de Jean-Luc Nancy; La mosca es un incesto y Que porquería es el glóbulo de José María Firpo, que le sirvieron para imaginar el universo interior de la mente del otro.


Ficha artística:

Dirección, dramaturgia y coreografía - Mey-Ling Bisogno
Música original - Martín Ghersa
Diseño iluminación - Paloma Parra
Reparto - Marianela Pensado y Tomás Pozzi
Compañía - Compañía Mey-Ling Bisogno



Luminaria 02

Reportaje completo en www.eter.com

Esta mañana me he acercado al Mercado Jesús del Gran Poder. Dos eventos de danza programados en la programación de Luminaria 02 me han hecho interesarme por este proyecto.

En la planta baja del mercado puede verse una exposición, con temática de danza, de fotos y vídeo de Lara Padilla López y Javier Mosquera de la Vega, coordinada por Dans off Proyect y la Asociación Primario. Al interés de las obras en sí, se añade lo sorprendente de la instalación. Las fotos pueden verse en el escaparate de uno de puestos del mercado y el vídeo en su interior.

Por otra parte bailaba Nicolas Rambaud su pieza “SOLOPORELAMORALARTE”. Una propuesta coreográfica para reivindicar una cultura libre y exigir la presencia del arte en nuestra sociedad. La pieza se acompaña con el preludio de la 5ª Suite para violonchelo de Bach interpretado en directo por Julia Torralba.

Luminaria

Luminaria es una plataforma cultural creada por artistas que apuesta por una colaboración directa y permeable con los participantes y sus proyectos. Trabaja creando redes culturales en entornos urbanos, favoreciendo la conexión entre el arte contemporáneo en todas sus dimensiones y el tejido social.

Asociación Primario

Primario es una asociación que promueve y apoya diferentes manifestaciones socio-culturales destinadas para todos los públicos.

viernes, 4 de marzo de 2016

Ellas Crean 2016 la Compañía Poliana Lima nos presenta Atávico

Reportaje completo en ETER.COM

Atávico explora a través del movimiento los posibles paisajes de la violencia como fuerza que nos convierte en víctimas y verdugos a la vez. Sin la intención de crear una narrativa, la pieza busca más bien una poética que sea capaz de generar una experiencia escénica, experiencia conectada con las sensaciones de violencia y su repercusión en el cuerpo.

Se torna indispensable en el proyecto la apuesta por los cuerpos “cotidianos”, fuera de los patrones estandarizados, con la voluntad de compartir la belleza del movimiento y la gestualidad más allá de los cánones, así como la danza más allá del virtuosismo

En 2014, Atávico ganó el primer premio en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid, además de premio de público, premio de crítica, Beca Dance Web 2015 y residencia en Tanzhaus, Zurich.

Ficha técnica y artística

Concepción, dirección y coreografía: Poliana Lima
Intérpretes: Aitor Galán, Lucía Marote, Maria Pallares y Poliana Lima
Música: Vidal
Iluminación: Pablo R. Seoane
Vestuario y atrezzo: Poliana Lima
Producción: Carmen Fernández
Dirección Técnica: Pablo R. Seoane
Duración: 50 minutos

jueves, 3 de marzo de 2016

SALOMÉ de Oscar Wilde

Reportaje completo en ETER.COM

Una deliciosa coreografía, delicadamente sensual con momentos de demencial furia, ha sido sin duda el momento álgido de esta noche. El público ha aplaudido a Victoria Vera cuando ha terminado la danza de los siete velos, que ha ofrecido derrochando arte y sensibilidad. Nadie diría que no es una bailarina al ver esos pies perfectamente estirados tras los que adivino muchas horas de ensayo con el autor de la coreografía, Ricardo Cue.

También voy a mencionar a Inés Morales, que borda su papel de Herodías y por supuesto a Manuel de Blas que ha dotado a su personaje, Herodes, de la carga adecuada de histrionismo.

Y no sería justo si no dijera que el resto del elenco ha estado a la altura para ofrecernos una excelente obra.

El próximo 1 de abril, habrá un encuentro con el público con la presencia del equipo artístico de la obra.

Sinopsis

Oscar Wilde, poeta irlandés, escribió la obra en francés, pero no se libró de la persecución de la censura ni en su literatura ni en su vida. La obra fue prohibida en Inglaterra y se estrenó en Paris en 1896, mientras Wilde estaba en la cárcel cumpliendo condena por homosexualidad; el enorme éxito fue su único consuelo en aquellos dos terribles años. En el contexto del arte simbolista y decadente, la figura de Salomé adquiere una dimensión singular como plasmación del mito de la mujer fatal -reflejo de la misoginia de la época-, una belleza maldita que trae la destrucción; Wilde describió a su protagonista como una "trágica hija de la pasión". "Los siglos acumulan sueños y visiones sobre ella", dijo también el autor, sin duda nuestro tiempo tiene algo nuevo que decir sobre ella.

Se presenta aquí una nueva versión, respetuosa con el original en la letra y en el espíritu y que ahonda en los conflictos interiores y deseos frustrados de los personajes. Tras los momentos culminantes, la danza de los siete velos y la decapitación de Juan el Bautista, la tensión creciente conduce al estremecedor monólogo final.

Dirección: Jaime Chávarri.
Con: Victoria Vera, Manuel de Blas, Inés Morales, José Carlos Illanes, Jacinto Bobo, Ignacio Gijón, Joaquín Oliván, Álvaro Navarro y Miguel Berlanga.
Coreografía de Ricardo Cue.

sábado, 27 de febrero de 2016

Ensayo de Molinero en Compañía - 5 Lorantes

Reportaje completo en ETER.COM

Ayer tuve el privilegio de asistir al ensayo de la compañía de Alejandro Molinero previo a su partida hacia Jerez, donde bailan el próximo día 1 de marzo dentro de la programación del XX Festival de Jerez.

Durante noventa minutos pude disfrutar del arte que este bailaor y coreógrafo, junto a los integrantes de su compañía, destilan en cada instante del espectáculo.

Dentro de la alta calidad de todo el espectáculo voy a destacar por su especial elegancia la pieza en las que las bailarinas se sirven de dedales de costurera, diez dedales cada una, para hacer la percusión acompañando a la cantaora. También la divertida e incisiva letra de la canción 5 Lorantes, escrita por Alejandro Molinero.

Sin duda un lujo para el Festival de Jerez que espero poder ver pronto en algún gran teatro de Madrid.

Me gustó ver a Joel Toledo, Asesor de Danza de la Comunidad de Madrid, asistiendo, muy atento al ensayo, un frío sábado por la mañana. Esto antes no pasaba.

También quiero mencionar a Carmen Granell, como siempre al pié del cañón, apoyando incansable desde su trabajo la danza en nuestra comunidad. Alguien debería pensar en dar un premio a esta mujer. Se lo tiene más que ganado.

SINOPSIS

Danza española y flamenco se dan la mano para presentar una obra como su propio nombre indica, sin colorantes, sin aditivos. Una creación sin más pretensión que hacer disfrutar al espectador de la grandeza y la fuerza de la danza española.

Desde las más alegres tonadillas hasta los más tradicionales palos flamencos “5 Lorantes” muestra la calidad artística y técnica de ocho mujeres y un único varón.

Una composición de fondo contemporáneo pero con un lenguaje tradicional, que busca retratos y formas antiguas para transportarlas al momento de creación actual. Por eso podemos decir que “5 Lorantes” bebe de lo ortodoxo y lo tradiciónal pero ofrece algo nuevo y fresco para todos los públicos.

Bajo la luz de los focos y sin mas escenografía que la que forman la arquitectura de las faldas de las bailarinas, “5 Lorantes” ofrece Danza, sin artificios, sin mas alarde que el de la calidad profesional del equipo artístico y técnico.

Un escenario limpio que es sólo roto por la presencia de los músicos que acompañan y sirven de nexo a la obra.

La voz de Natalia García, un vestuario que ensueña antiguo pero se muestra moderno en las líneas, la belleza sonora y visual que ofrece el dominio del toque de castañuelas y navegar entre la Danza Española y el Flamenco hacen de “5 Lorantes” un espectáculo vivo y “sin colorantes”.

 FICHA ARTÍSTICA

Bailarines
Alejandro Molinero, Nazareth Martínez, Alba Aranzana, Lucía Padilla, Marina Sagardoy, Alba Expósito, Cristel Muñoz, Natalia Alcalá
Cante
Natalia García
Guitarra
Fernando de la Rúa
Percusión
Javier Valdunciel
Dirección artística y coreografía
Alejandro Molinero
Dirección musical
Fernando de la Rúa

miércoles, 3 de febrero de 2016

Juan José. Un drama muy actual en el Teatro de la Zarzuela

Reportaje completo en ETER.COM

Como siempre que voy a ver genero lírico a este teatro, he salido de La Zarzuela impresionado por la calidad general del espectáculo.

La escenografía, la iluminación, el vestuario, las pinturas… se alían con músicos, cantantes, bailarines y actores para ofrecer al público un espectáculo de indudable calidad.

En esta ocasión voy a detenerme en el excelente trabajo de coreografía de Denise Perdikidis y la impresionante ejecución de sus bailarines. En cierta ocasión una maestra que siempre he admirado, me dijo que en la danza los movimientos lentos eran los de ejecución más difícil. El equipo de Perdikidis ha bailado lentamente, muy lentamente; con una calidad de movimiento y expresión que pocas veces he visto en escena. Voy a mencionar a Elisa Morris, que ha estado impresionante en su interpretación y al polifacético Alberto Arcos, magnífico bailarín capaz de asumir cualquier registro.

La historia

Me ha impresionado oír risas entre el público, era un ensayo abierto, cuando uno de los intérpretes a pegado a su mujer y otro de los intérpretes ha hecho un comentario jocoso al respecto.

Vivimos en un mundo en el que las muertes por violencia de género son noticia una semana sí y otra también, pero a pesar de ello, personas a las que se les supone una cultura cuando menos media, se ríen con estos “gags”. A mi se me ha encogido el corazón en muchos momentos de esta obra que es muy dura y lamentablemente, a pesar de su medio siglo, muy actual.

La sinopsis del director

La obra transcurre en un suburbio de un Madrid paupérrimo, donde reina la miseria y el analfabetismo. Dominado por la terrible injusticia social que divide a la gente entre los que tienen y los carentes de lo imprescindible. Los personajes son seres humanos muy primarios. Sin sofisticación. Burdos, ásperos, y sobre todo, sin ninguna cultura o educación. Como les han impedido el acceso al conocimiento son incapaces de discernir o reflexionar sobre lo que les pasa y sus causas, y eso les ha convertido en bestias. Como los animales sólo sienten sensaciones primarias: dolor, hambre, frío, enfermedades, agresividad, odio… Los conceptos «moral» o «ética» han dejado de tener sentido alguno.

No es un melodrama. Es una denuncia política: Si los poderes sociales dividen en clases a la gente y dejan al individuo abandonado a su suerte, sin posibilidades espirituales o materiales, éste se convierte en un animal rastrero que luchará hasta la muerte y utilizará cualquier medio a su alcance para sobrevivir. Todos los personajes están pervertidos por la situación de marginación en la que malviven. Son animales que deambulan en una charca de aguas fecales. Saben que no hay salida, pero no se dan cuenta y son capaces de pisar a los demás en el intento desesperado de poder seguir viviendo.

No hay héroes, todo lo contrario, allí todas las miserias del ser humano afloran: la mezquindad, los rencores, la traiciones, los miedos, la desconfianza, la malignidad, los celos, los deseos de venganza, la crueldad y quizá la peor:

la necesidad de agarrarse a una esperanza, sea la que sea, y al precio que sea: Juan José ciego de amor hacia Rosa, obcecado, dependiente, enfermizo y que cree, víctima de una tradición secular, que al menos, ya es dueño de una mujer. Paco basándose en su amoralidad, es capaz de suciedades y bajezas para alcanzar otro «status». Rosa usa su cuerpo como mercancía; Isidra agarrada a su avaricia, a su codicia y a su falta total de humanidad. Toñuela asida con desesperación a sus sueños infantiles que la incapacitan para ver la realidad. Andrés regodeándose en su amargura, en sus frustraciones y en su machismo. Cano en su escepticismo, su cinismo y su materialismo. Perico y su falta real de compromiso que le hace hablar y no actuar por miedo a las consecuencias o por no perder un mísero puesto de trabajo. Hasta ese tabernero atrincherado en su barra, incapaz de hacer o luchar por algo mejor.

Mal viven. El futuro no llega y la vida se repite de padres a hijos en un espiral sin fin. Nadie se rebela, todos aceptan la situación como algo grande, irrevocable.

La obra es un retrato de una realidad desgraciadamente no muy lejana.

Teatro de la Zarzuela
Jovellanos, 4

5, 7, 9, 11, 13, 17 y 19 de febrero de 2016
20:00 horas (domingos, a las 18:00 horas)
Funciones de abono
5, 7, 11, 13 y 19 de febrero


Drama Lírico popular en tres actos de Pablo Sorozábal basado en la obra de Joaquín Dicenta
Música de Pablo Sorozábal
Estrenada en versión de concierto en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, el 21 de febrero de 2009
Estreno absoluto de la versión escénica
Nueva producción del Teatro de la Zarzuela

Director musical
Miguel Ángel Gómez Martínez
Director de escena
José Carlos Plaza
Escenografía e Iluminación
Paco Leal
Vestuario
Pedro Moreno
Pinturas
Enrique Marty
Movimiento escénico
Denise Perdikidis
Ayudante de dirección
Jorge Torres
Ayudante de escenografía
Daniel Ruiz
Ayudante de vestuario
Isabel Cámara
Ayudante de iluminación
Pedro Yagüe

Orquesta de la Comunidad de Madrid
Titular del Teatro de la Zarzuela



REPARTO
Carmen Solís
Silvia Vázquez
Milagros Martín
Antonio Gandía
José Ángel Ódena
Rubén Amoretti
Ivo Stanchev
Néstor Losán
Lorenzo Moncloa
Ricardo Muñiz
Elena Rey
Roxana Herrera
Manuel Rodríguez
Ramón Farto

BAILARINES
Gerson Alexander, Alberto Arcos, Antonio Carboner, María Escobar, Luis Fernández, Elisa Morris, Montse Peidro, Rafael Rey

FIGURACIÓN
Omar Azmi, Antonio Gómiz, Joaquín Mancera, Marcos Marcell, Xavi Montesinos, Joseba Priego, Fede Ruiz, Bosco Solana

domingo, 24 de enero de 2016

Cuatro Torres Business Area

Reportaje completo en Flickr



Un paseo dominical probando el sistema trapecio de mi Olympus OMD-EM1 mark II.Me encanta esta cámara.

Cuatro Torres Business Area (CTBA) es un parque empresarial junto al Paseo de la Castellana, en el barrio de La Paz de Madrid (España), construido sobre los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

viernes, 22 de enero de 2016

Caperucita Roja, El musical en el Teatro Sanpol

Reportaje completo en ETER.COM

El cuento de los hermanos Grimm en clave de musical. La compañía residente del Teatro Sanpol, La Bicicleta, nos ofrece esta nueva producción en la que siguiendo su trayectoria dan un nuevo enfoque a una historia popular.

Siempre que voy al Teatro Sanpol me emociona la gran calidad de sus espectáculos en los que no se escatima nada para presentar historias que enganchan e ilusionan a pequeños y mayores.

En este musical todo me ha gustado. El vestuario: muy imaginativo, la escenografía: grandiosa, mágica y realista a la vez, a lo que contribuye una perfecta iluminación. La música, canciones, coreografías son geniales. Y los intérpretes, extraordinarios, son artistas completos que actúan, cantan y bailan, dando a sus personajes vida propia.

Vayan a ver esta Caperucita con sus hijos, sobrinos, nietos... y si no hay menores en su familia, vayan igualmente a verla. Yo pienso repetir. Es un excelente espectáculo.

Sinopsis

La bonita historia fabulada por los Hermanos Grimm será llevada a escena por la Compañía La Bicicleta, elenco estable del Teatro Sanpol, convertido en un divertido y juguetón espectáculo musical para todo público. La música original va acompañando las escenas en que Caperucita descubre al recorrer el bosque un mundo para ella desconocido.

Los personajes del cuento van explicando las vicisitudes que no solo atraviesa Caperucita, sin también los otros personajes de la historia. Una bella historia y una nueva y bella producción de escenografía y vestuario con la magia de la Sanpol.

Compañia La Bicicleta de Sanpol
Caperucita Roja De los Hermanos Grimm
Dramaturgia: Julio Jaime Fischtel
Música: Jaume Carrera

Reparto:
Caperucita Roja - Marina Martín
La madre - Vanesa Bravo
El leñador - Javier Ivarz
El lobo - Javier Enguix
Guardabosque - Miguel Cazorla
La abuelita - Marta Malone

Cuadro artístico:
Diseño iluminación - Nicolás Fischtel
Espacio escénico y proyecciones - Chechu García
Diseño Vestuario - Denitza Deneva
Coreografía - Víctor Ramos
Ficha didáctica - Teatro Sanpol
Diseño gráfico - Landmark
Prensa - Manuel Díaz
Fotografías - Emilio Tenorio

Cuadro técnico:
Producción - Natasha Fischtel
Asistente dirección - Enrique Lestón
Iluminación y sonido - Alejandro de Torres
Utilería - Georgui Dimov
Técnicos escena - Javier Pérez, Manuel Salvá
Estudio de sonido - Sonosphera
Construcción decorados - Readest
Pintura escenografía - Olga López León
Campaña escolar - Asunción Dafauce, Aday Suarez
Auxiliar de sala - Ana Pérez

martes, 12 de enero de 2016

BRECHT & WEILL CABARET de Pía Tedesco Ensemble

Reportaje completo en Escena Madrid

Un cabaret musical con letras de Bertolt Brecht y músicas de Kurt Weill, que profundiza en el repertorio de estos dos revolucionarios creadores. Con invitados de la escena musical española (Jorge Pardo, Maui, Vilma, Jorge Usón, Victor Coyote, Ricardo Moreno).

Bertolt Brecht ha sido uno de los escritores más influyentes del S.XX.

Autor entre otras obras de Madre Coraje, La Ópera de los tres peniques, Mahagonny, etc; revolucionó tanto la prosa como la dramaturgia de su época.

Formó junto a Kurt Weill una de las parejas creativas más potentes del siglo pasado.

Weill logró combinar armonías clásicas y arriesgadas con melodías populares, lo cual generó un repertorio de canciones que conectaban con el público a la vez que poseían riqueza armónica y de texturas.

Weill se exilió a U.S.A. durante la Segunda Guerra Mundial y estrenó allí una serie de musicales de éxito. Colaboró con varios letristas y libretistas en Broadway, Ira Gershwin entre ellos.

“Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad.” Bertolt Brecht



Ficha Artística:
Pía Tedesco – Voz, Textos, Ukelele, Acordeón
Ramón Mucci – Batería, percusión
Gerardo Ramos – Contrabajo
Néstor Ballesteros – Piano, Acordeón, Arreglos

Dirección musical: Néstor Ballesteros
Dirección General: Pía Tedesco

Invitados nuevos cada día:
Miércoles 13 : El inmenso Jorge Pardo.
Jueves 14 : Jorge Usón (de "Cabaret de Caricia y Puntapié" y demás maravillas)
Viernes 15 : Maui (la genial ahijada coplera de Martirio)
Sábado 16: Vilma (de Vilma y los Señores). Maravillosa.
Domingo 17: Víctor Coyote (Los Coyotes) y Ricardo Moreno (Los Ronaldos). Dos leyendas del rock madrileño.

viernes, 8 de enero de 2016

'Impronta' de JESÚS LOZANO CIA. DE DANZA ESPAÑOLA

Dossier completo en www.emiliotenorio.com (requiere password)

Artículo en ETER.COM

Creada en mayo del 2013, la compañía Jesús Lozano Cia de danza española, surge con la finalidad de reinterpretar la danza española desde un punto de vista cuidado y personal, dando importancia a cada detalle, respetando las raíces de cada disciplina, permitiendo así al coreógrafo continuar con su labor como creador, dando como resultado una simbiosis de estilos muy personales.

Tras su primera producción ‘Sinfonía Flamenca’, estrenada el 29 de Marzo del 2014 en el Centro Cultural Eduardo Urculo (Madrid), la compañía presenta su segundo trabajo ‘Impronta’ a finales del mismo año.

La foto que ilustra este artículo está tomada ayer día 8 de enero en el C.C. San Juan Bautista.

domingo, 3 de enero de 2016

CARLITOS Y SNOOPY - La exposición de la película - Museo ABC

Reportaje completo en www.emiliotenorio.com

Con motivo del estreno en cines de Carlitos y Snoopy, el Museo ABC ofrece la exposición de la película. La muestra profundiza en la vida y obra de Charles Schultz, el creador de las famosas tiras cómicas de Snoopy.

La exposición alberga material de trabajo de Schultz ­­(los bocetos y diseños con los que comenzó a crear a Snoopy y el resto de personajes), réplicas de obras de arte de los ganadores del concurso Dream Big que Twentieth Century Fox celebró en mayo de 2015 para recrear el mundo de la película y además reproducciones de obras de Tom Everhart (único artista autorizado para dibujar las tiras de Peanuts).